Т. Мкртычев Музей Фудзи Токио
Официальный сайт музея:
Адрес музея: 492-1, Yano-machi, Hachioji-shi, Токио.
Проезд: На автобусе «Nishi Tokyo Bus»: от станции «JR HACHIOJI» (Северный выход), платформа № 12: № 42 — остановка «Yanocho», № 43, 44, 45, 46, 53 — остановка «Soka-dai Seimon». От станции «КЕЮ HACHIOJI», платформа № 4: N 45, 46, 53 — остановка «Soka-dai Seimon». От станции «JR FUSSA» (Западный выход): № 24 — остановка «Junshin Joshi Gakuen», № 25 — остановка «Soka-dai Seimon».
Телефон: +81 42 691 4511.
Часы работы: Вторник — воскресенье: 10:00–17:00.
Кассы прекращают работу в 16:30.
Музей закрыт по понедельникам, на новогодние праздники и во время монтажа выставок.
Цены на билеты: Для взрослых — 800 (700) JPY, для студентов — 500 (400) JPY, для школьников — 200 (100) JPY, по субботам бесплатно. Льготные тарифы действуют для лиц старше 65 лет, а также для членов групп численностью более 20 человек.
Информация для посетителей: В музейном магазине представлено большое разнообразие оригинальных художественных сувениров, литературы и предметов ювелирного искусства.
Музей располагает театральным залом вместимостью более 200 зрителей. Здесь проходят различные культурные мероприятия и концерты.
Ресторан музея — прекрасное место, чтобы расслабиться после осмотра экспозиции. В солнечные дни его посетители могут расположиться на террасе.
Здание музея
Токийский художественный музей Фудзи был создан в 1983 крупнейшей светской организацией буддистов «Сока Гаккай» («Общество созидания ценностей»). Его открытие стало важным шагом в истории этой организации, в которой во взаимоотношениях человека с человеком центральное место уделяется культуре и искусству. Но история музея началась гораздо раньше.
Доспехи Огури Кодзукэносукэ Тадамаса. 1861
В 1930 педагог Макигути Цунэсабаро основал ассоциацию преподавателей-энтузиастов «Сока Кёику Гаккай» («Созидание педагогических ценностей»). Основной целью, которую ставили перед собой ее члены, было сделать из образовательного процесса практическую школу для развития способностей человека, чтобы он мог создавать ценности в повседневной жизни. В качестве религиозной основы для подобной философской доктрины Цунэсабаро выбрал учение буддийской школы «Нитирэн». На первых этапах взаимоотношения властей с «Сока Гаккай» складывались непросто. Гуманистические взгляды Макигути, отстаивающего религиозные и идейные свободы, привели его к конфликтам с правительством Японии. Во время Второй мировой войны активная пацифистская позиция Цунэсабаро и ряда его учеников стала причиной их арестов как «идейных преступников». Макигути умер в заключении.
Его преемником стал Тода Дзёсэй. Он находился в тюрьме вместе с Макигути и был освобожден только в июле 1945. После окончания войны Дзёсэй возродил ассоциацию, она была реформирована и приобрела свое нынешнее название. С этого момента «Сока Гаккай» объединяла не только педагогов, но и представителей многих других профессий. В 1951 Дзёсэй стал вторым президентом ассоциации. В послевоенное время она развернула активную работу по всей Японии и за ее пределами. Несмотря на ограничения, связанные с деятельностью религиозных организаций, «Сока Гаккай» стремилась активно влиять на японское общество.
С 1960 по 1979 президентом общества являлся Дайсаку Икэда — активный популяризатор буддизма, автор многочисленных книг, в которых он затрагивает важнейшие культурологические, идеологические и социальные вопросы, успешный лектор, собиравший огромные аудитории по всему миру. Среди прочих почетных званий Икэда является зарубежным членом Академии наук и Академии художеств СССР. После ухода в отставку с поста действующего президента на должность почетного президента общества он поставил перед собой задачу создать музей, дающий возможность простому японцу познакомиться с мировым художественным наследием. Однажды Икэда сказал: «Музей — это мост, который соединяет мир». Его фраза стала своеобразным девизом музея Фудзи. Благодаря закупкам на крупных аукционах и планомерной работе с частными коллекционерами происходило постепенное формирование коллекции. На сегодняшний день собрание музея насчитывает более 30 000 различных предметов, от работ старых европейских мастеров до произведений современных художников. В коллекции имеются графические листы Дюрера, а также полотна Кранаха, Рубенса, Халса. Гейнсборо, Энгр, Делакруа, барбизонцы, яркие представители венецианской школы живописи — вот неполный ряд имен художников, произведения которых представлены в собрании музея. Не осталось без внимания и одно из основных направлений в изобразительном искусстве конца XIX — начала XX века — импрессионизм. В последние годы прошлого столетия в Японии наблюдался устойчивый интерес к творчеству импрессионистов. По всей видимости, это неслучайно, так как именно гравюра эпохи Эдо — один из мировых брендов японского искусства — оказала большое влияние на формирование импрессионизма.
Паланкин. Вторая половина XVII века
В собрании Токийского художественного музея Фудзи находятся работы почти всех основоположников импрессионизма — Эдуарда Мане, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Берты Моризо. Кроме того, здесь хранится коллекция японского оружия и доспехов, лаковые изделия и гравюра лучших японских мастеров. В настоящее время в залах выставлено более 4000 различных произведений искусства.
Не осталось без внимания и русское искусство. В январе 2008 была открыта большая выставка «Шедевры Русского музея от конца XIX века до начала XX века», на которой экспонировались работы выдающихся русских художников — И. Репина, И. Айвазовского, В. Шишкина и других.
Однажды Дайсэку Икэда сказал: «Я искренне надеюсь, что Токийский художественный музей Фудзи будет проводить работу по популяризации и пропаганде мирового искусства и станет своеобразным „оазисом души“ в большом городе».
Говерт Флинк. Маленькая девочка со щенком в руках. После 1630
Искусство XV–XVII веков
Доменико Гирландайо. Портрет Джованны Торнабиони. Около 1485–1488
Питер Пауль Рубенс (1577–1640) Свадьба Константина 1622. Дерево, масло. 49x65
Питер Пауль Рубенс — выдающийся живописец европейского барокко. В 1658 он был принят в антверпенскую гильдию Святого Луки в качестве свободного мастера. С 1600 по 1608 Рубенс находился в Италии, где совершенствовал свое искусство сначала на службе мантуанского герцога Винченцо Гонзага, а потом в Риме, выполняя заказы богатых клиентов. Вернувшись в Антверпен уже достаточно известным, художник получил поддержку Габсбургов, благодаря которой построил великолепную мастерскую и нанял подмастерьев. Со временем она превратилась в своеобразный музей, в котором находились картины, статуи, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Рубенс был один из наиболее плодовитых творцов своего времени, в творчестве которого органично соединился реализм с некоторым маньеризмом, присущим венецианской живописи. Большое внимание мастер уделял историческим полотнам, выбор тем для которых отражал исторические реалии времени.
Картина «Свадьба Константина» изображает эпизод из жизни Константина Великого, когда в 307 он для укрепления своего политического положения вынужден был жениться на дочери императора Максимиана Фаусте. Династийные браки были действенным политическим инструментом не только в поздней Античности, но и во времена художника. Известно, что Рубенс прославился не только как знаменитый живописец, но и как опытный дипломат.
Клод Лоррен (1600–1682) Лесной пейзаж с ручьем 1630. Холст, масло. 99x149
Знаменитый французский живописец и гравер Клод Лоррен родился в Лотарингии в крестьянской семье. Мальчик рано остался сиротой, что определило его скитания в юности по Европе. Первые уроки рисования Клоду преподал его старший брат, который был искусным гравером. В 1613 Лоррен уехал с родственником в Италию, где стал слугой в доме живописца Агостино Тасси. Наблюдая за работой своего хозяина, он осваивал ремесло художника, позднее, в 1627–1629, продолжил свое обучение в Неаполе у архитектора Готфрида Вельса. Затем Лоррен перебрался в Рим, где с небольшим перерывом прожил всю оставшуюся жизнь.
В начале своей карьеры самостоятельного живописца он выполнял заказные декоративные работы, так называемые пейзажные фрески, но позже ему удалось стать профессиональным «пейзажистом» и сосредоточиться на станковых работах. Он был одним из первых живописцев, попытавшихся передать игру солнечного света. Работы мастера оказали влияние на развитие европейского пейзажа, в частности на У. Тернера. Интересно, что фигуры, которые оживляли полотна художника, как правило, рисовали его друзья (Ф. Лаури, Я. Миль, Фр. Аллегри и другие).
На представленной картине изображен идеальный лесной пейзаж с горным ручьем. В центре композиции помещена сидящая дама, которую утешают мужчина и женщина. Слева к ним подходит юноша с осликом.
Альбрехт Дюрер (1471–1528) Триумфальное возвращение императора Священной Римской империи Максимилиана I. 1518 (гравировка), 1609 (печать). Ксилография
Альбрехт Дюрер — один из величайших художников западноевропейского искусства Ренессанса. В 15 лет он поступил в мастерскую к ведущему нюрнбергскому творцу того времени Михаэлю Вольгемуту, где прекрасно освоил не только живопись, но и гравирование. В 1495 в городе Дюрер открыл свою гравюрную мастерскую, в которой и была создана большая часть его знаменитых работ. Историки искусства высказывают предположение, что он был первым, кто начал делать гравюры специально на продажу. Их реализацией занимались жена и мать мастера на ярмарках в Нюрнберге, Аугсбурге и Франкфурте-на-Майне. Он считал, что именно этот вид изобразительного творчества сможет принести ему материальное благополучие.
С 1512 покровителем Дюрера становится император Священной Римской империи Максимилиан Габсбург (1486–1519). По словам современников, Максимилиан был красивым, храбрым человеком с живым умом, умел красноречиво говорить. Его по праву считали одним из последних рыцарей Европы.
По заказу правителя Дюрер и его ученики сделали гигантскую ксилографию — «Триумфальная арка» размером 3,57x2,95 м. Она была составлена из 192 листов и предназначалась для украшения стены. В дополнение к «Триумфальной арке» Маркс Трейтцзаурвейн разработал проект гравюры «Триумфальная процессия», ксилографию которой выполнили Дюрер, Альбрехт Альтдорфер и Ганс Шпрингинклее.
На ксилографии изображен императорский кортеж — карета, запряженная шестью парами коней, в сопровождении свиты. В ней восседает правитель в короне Священной Римской империи с пальмовой ветвью и скипетром в руках. Его окружают женщины с венками, символизирующие человеческие качества, достойные властителя (Согласие, Постоянство и так далее). Над головой императора солнце держит герб Габсбургов — в геральдическом щите двуглавый орел. Женщина-возница, символизирующая Рассудок, управляет каретой при помощи вожжей, одна означает Благородство, а другая — Власть.
С ксилографии было сделано несколько сотен оттисков, они предназначались для украшения стен дворцов и общественных зданий. Некоторые исследователи полагают, что они являлись первыми бумажными обоями.
Альбрехт Дюрер Триумфальное возвращение императора Священной Римской империи Максимилиана I. Фрагмент
Альбрехт Дюрер Триумфальное возвращение императора Священной Римской империи Максимилиана I. Фрагмент
Лукас Кранах Старший (1472–1553) Портрет Иоганна Фридриха Великодушного, курфюрста и герцога Саксонии 1533. Холст, масло, темпера (переведено с дерева). 37,8x39,5
Лукас Кранах Старший — один из прославленных мастеров Северного Возрождения, соединивший в своем творчестве элементы позднеготического искусства с техническими приемами Ренессанса.
Художник родился в городке Кронахе, Верхняя Франкония, точная дата его рождения не установлена. Настоящая фамилия живописца — Зундер, позднее он стал именовать себя Кранахом по называнию родного города. Считается, что изобразительному искусству Кранах обучался у своего отца.
Наряду с сюжетными картинами Лукас Кранах Старший прославился как великолепный портретист. Кисти живописца принадлежит серия портретов знаменитых людей того времени, в том числе и многих представителей правившей династии — Веттинов.
Мастер стремился передать не только портретное сходство, но и основные черты характера своих моделей. Глядя на лицо на этом портрете, с тщательно подстриженной бородой и щегольскими усами, отчетливо видно, почему Иоганн Фридрих получил свое прозвище. Перед зрителем тучный человек, весь вид которого говорит о добром нраве.
Судьба связала художника с династией Веттинов и, прежде всего, с Иоганном Фридрихом Великодушным, не только посредством искусства. Известно, что благодаря поддержке курфюстов он добился больших жизненных успехов. Мастер понимал это и был благодарен им до конца своих дней. В 1550 Иоганн Фридрих попал в немилость к императору Карлу V, в результате чего его отправили в ссылку сначала в Аугсбург, а затем в Веймар. Кранах остался верен Иоганну Фридриху Великодушному и последовал за ним в изгнание, где в 1553 умер.
Бернхард Штригель (1460/1461-1528) Мужской портрет 1520-е. Дерево, масло. 25,5x18,5
Немецкий художник Бернхард Штригель — сын известного скульптора Иво Штригеля (1430–1516). Возможно, он учился у Бартоломеуса Цайтблома (1455–1520) — выдающегося мастера алтарной живописи. Штригель является характерным представителем Северного Возрождения, в творчестве которого прослеживается генетическая связь с искусством поздней готики. Художник был придворным живописцем императора Священной Римской империи Максимилиана из рода Габсбургов (1486–1519). Правитель прославился как покровитель искусства, человек, в котором современники видели «последнего рыцаря».
На портрете изображен молодой человек в традиционном швабском головном уборе. Судя по костюму, перед зрителем представитель знатного рода (верхний край рубахи украшен орнаментом, расшитым золотой нитью). Видно, что он тщательно следит за собой — волосы покрыты специальной сеточкой, лицо гладко выбрито. Левая рука героя прижата к груди. Художник с большим мастерством выписал пальцы модели, показывая на указательном многорядное кольцо. Считается, что носимое на этом пальце украшение помогает преодолевать неуверенность в себе и способствует повышению самооценки. Этот штрих так же, как и руки, сложенные на груди, точно передает психологическое состояние портретируемого.
Франсуа Клуэ (около 1516–1572) Генрих II, король Франции. Около 1553–1559. Дерево, масло. 43x28,7
Франсуа Клуэ — крупнейший французский портретист Позднего Возрождения. Он был сыном и учеником известного художника Жана Клуэ, работавшего при дворе французских королей династии Валуа. После смерти отца Франсуа наследовал его место. Служа больше тридцати лет, он часто изображал одних и тех же персонажей в разные годы — с младенчества до старости. Наряду с точным портретным сходством большое внимание живописец уделял передаче характера портретируемых.
Портрет французского короля Генриха II (1519-1559) относится к шедеврам мастера. Он изобразил монарха в простой строгой одежде с белоснежным кружевным воротником и скромным ожерельем. На голове правителя — черный бархатный берет, украшенный жемчугом и белым пером страуса. Герой представлен в трехчетвертном развороте. Он как бы искоса наблюдает тяжелым взглядом за происходящим. Воинственный и властный человек, Генрих II трагически погиб, участвуя в рыцарском турнире в честь помолвки своей дочери Елизаветы с испанским королем Филиппом II. Считается, что его смерть предсказал в одном из катренов знаменитый астролог Нострадамус. Возможно, этот портрет был закончен сразу после смерти правителя.
Якопо (Робусти) Тинторетто (1518 или 1519–1594) Портрет коллекционера 1560–1565. Холст, масло. 111x90
Якопо Робусти — представитель венецианской школы позднего Ренессанса. Тинторетто — прозвище, которое он получил по профессии отца, красильщика (tintore) шелка, означает «маленький красильщик». Согласно преданию, Якопо поступил в ученики к Тициану, который, увидев способности юноши, довольно быстро отказался его учить, чтобы не создавать себе конкурента.
Практически всю жизнь художник прожил в Венеции. Он отличался простым нравом и добрым характером, обзавелся большим количеством друзей среди представителей городской элиты и интеллектуалов.
Наряду с монументальной живописью Тинторетто прославился портретами, в которых старался не столько передать внешнее сходство, сколько показать внутренний мир модели.
На данном холсте изображен немолодой знатный мужчина, восседающий в типичном венецианском кресле с невысокой спинкой. Его правая рука свободно лежит на подлокотнике, а левой он сжимает белый шелковый платок. Испытующий взгляд модели обращен на зрителя. Перед героем стоит мраморный столик с бронзовой статуэткой, которая призвана рассказать о пристрастиях портретируемого в искусстве. Внутреннее напряжение в картине создает не только появление платка, но и контраст между пурпурной складчатой драпировкой за спиной мужчины и пейзажем, открывающимся справа. Портрет был создан в годы, когда Венецианская республика, достигнув пика своего могущества, столкнулась в борьбе с Оттоманской Портой. Можно предположить, что именно это послужило причиной тревожного настроя данного полотна.
Паоло Веронезе (1528–1588) Мальчик и паж 1570. Холст, масло (перенесено с дерева). 205x104
Паоло Веронезе — виднейший живописец венецианской школы Позднего Возрождения. Он родился в Вероне в семье скульптора Габриеля Кальяри. В 1541 Паоло поступил в ученики к художнику Антонио Бадиле, у которого и получил свое прозвище Веронец. В 1553 его, уже вполне сложившегося мастера, пригласили в Венецию для оформления Дворца дожей. Последующая жизнь Веронезе была тесно связана с этим городом, его историей и культурой.
Венеция второй половины XVI века, владычица морей, чье могущество достигло своего пика, прославилась великолепием пиров, карнавалами, неудержимой жаждой удовольствий. Любовь к роскоши и нарядам отличала богатых горожан, среди которых было много заказчиков Веронезе.
Несмотря на название полотна «Мальчик и паж», на картине изображены три персонажа и собака. Паж в парадной одежде, у ног которого сидит гончая, приподнимает рукой тяжелую зеленую портьеру. Рядом с ним стоит маленький мальчик в костюме, показывающем принадлежность к знатному роду. Как известно, в средневековой Европе детский костюм представлял собой уменьшенную копию взрослого одеяния. Между тем, акцент в работе сделан на персонаже, стоящем за спиной пажа, к которому тот оборачивается. Портретное сходство не позволяет усомниться — это сам мастер.
Художественная манера Паоло Веронезе воплотила лучшие черты венецианской школы живописи: изощренный рисунок и пластичность формы сочетаются в его картинах с изысканной колористической гаммой.
Мастерская Алессандро Аллори Портрет Бьянки Капелло. Около 1578–1587. Дерево, масло. 62,8x54
Данный портрет относят к мастерской известного флорентийского живописца Алессандро Аллори — одного из лучших представителей итальянского маньеризма.
Рано лишившись отца, Аллори был практически усыновлен Аньоло Бронзино, другом семьи и придворным художником тосканских герцогов Медичи. Со временем молодой человек стал его любимым учеником, называл опекуна своим дядей и после кончины Бронзино в 1572 закончил его последнюю фреску в палаццо Веккьо.
Аллори прославился не только как живописец, но и как талантливый педагог, создавший свою школу. У него учились Джованни Буттери, Кристофоро дель Альтиссимо, Джованни Биццели, Чезаре Дандини, Аурелио Ломи, Джона Моснира и многие другие.
Данный портрет изображает Бьянку Капелло, которая была второй женой великого герцога Тосканского Франческо Медичи. Эта женщина вошла в историю благодаря своему супругу. 17 октября 1587 в возрасте 46 лет он после непродолжительной болезни неожиданно умер, а через несколько часов скончалась и Бьянка. В наши дни исследователи убеждены, что причиной скоропостижной смерти пары была не малярия, как писали современники, а яд. Считается, что чету отравил брат герцога — кардинал Фердинандо.
На портрете запечатлена молодая красивая женщина с молитвенником в руках, говорящим о ее набожности.
Франс Халс (1581/1585-1666) Мужской портрет 1633. Холст, масло. 102,9x88,9
Франс Халс — выдающийся нидерландский портретист Позднего Ренессанса. Художник родился в семье ткача, которая жила в Антверпене, но вскоре перебралась в Харлем. В конце XVI — начале XVII века этот город переживал период экономического подъема, связанного с большим притоком протестантов с юга Нидерландов. Среди них было много купцов, ткачей, кораблестроителей. Горожане проявляли большой интерес к науке и искусству. Большим спросом среди богатых людей пользовались портреты.
После создания в 1616 картины «Банкет офицеров стрелковой роты Святого Георгия» (музей Ф. Халса, Харлем) Халс стал известным живописцем. В 1620-е его мастерство достигло расцвета. В эти годы художник отдавал предпочтение портретам, написав целую галерею работ, показывающих все слои нидерландского общества — от социальных низов, воплощающих жизненную энергию народа, до городской верхушки, которая представляла утверждающуюся протестантско-бюргерскую культуру.
На данном холсте изображен знатный господин преклонных лет. Его черный строгий костюм с белым кружевным воротником указывает на то, что он протестант. Правая рука модели опирается на подлокотник кресла, левая покоится на Библии. Из-за динамичных мазков, которыми рисовал Халс, некоторые исследователи рассматривают его как предшественника импрессионистов.
Антонис ван Дейк (1599–1641) Портрет Анны Карр, графини Бедфорд 1639. Холст, масло. 103x79,5
Антонис ван Дейк — выдающийся художник Позднего Возрождения. Сын богатого антверпенского купца проявил склонность к рисованию и в 10-летнем возрасте был отдан на обучение к известному творцу Хендрику ван Балену. В 16 лет у Антониса уже была своя мастерская, а в 19 его приняли мастером в гильдию живописцев Святого Луки. Способности Ван Дейка заметил Рубенс и предложил стать его помощником.
В конце 1620 художник впервые приехал в Англию, где начал работать при дворе короля Якова I, однако потом вернулся на континент. После десятилетия странствий в 1632 Ван Дейк перебрался жить в Лондон и стал придворным живописцем Карла I. Вскоре монарх посвятил его в рыцари, а затем пожаловал ему звание королевского художника. Талантливый мастер был принят в высшие круги английской аристократии, женился на дочери лорда Рутвена.
Среди его портретируемых — весь цвет английского дворянства. Анна Карр — графиня Бедфорд, жена четвертого графа Бедфорда, Френсиса Рассела, который накануне Английской революции был видным политиком.
На этом полотне изображена молодая женщина, пурпурная одежда которой контрастирует с черным фоном за ее спиной. Этот прием подчеркивает красивое лицо и тщательно выписанные ухоженные руки.
Приписывается Антонису ван Дейку (1599–1641) Портрет Эдуарда Сэквилла, четвертого графа Дорсет 1638–1641. Холст, масло. 208,2x130,2
Помимо многочисленных портретов короля Карла I художник выполнил большое число портретов различных представителей английского дворянства. Портрет Эдуарда Сэквилла, четвертого графа Дорсета, который, возможно, принадлежит его кисти, изображает члена знатного рода, владевшего церемониальным графством, расположенным на юго-западе Англии, на берегу Английского канала.
На холсте показан изысканный щеголь, захотевший увидеть себя в военном костюме. На нем — короткий камзол, поверх надета кираса. На талии графа — дорогой расшитый восточный пояс, который был очень популярен среди высшей европейской знати, на ногах — высокие ботфорты из лайки. Шлем кирасира лежит на мраморной базе колонны, стоящей на каменной тумбе, намекающей на античный алтарь. Правой рукой граф опирается на изящную трость, левой — упирается в поясницу. Завершают образ небольшая бородка, усы, тщательно завитые длинные волосы, концы которых в виде косички на левом плече перевязаны оранжевым бантиком.
Это изображение уверенного в себе богача и модника, играющего в рыцаря, очень точно передает атмосферу двора Карла I. Неслучайно во время Английской революции, которая при создании портрета уже была на пороге, графство Дорсет стало оплотом роялистов.
Жан-Батист Монье (1634–1699) Цветы XVII век. Холст, масло. 90x70
Жан-Батист Монье — известный франко-голландский живописец, прославившийся своими цветочными натюрмортами. Он родился в Лилле — крупнейшем городе французской Фландрии, в молодости переехал в Париж, где был замечен и приглашен на работу по оформлению целого ряда дворцов первым художником и законодателем мод при дворе Людовика XIV Шарлем Лебреном. За натюрморты, на которых Жан-Батист запечатлял цветы и фрукты вместе с произведениями искусства, он получил признание Королевской академии живописи и скульптуры. Единственный раз мастер выставлялся на парижском Салоне (официальной ежегодной выставке парижской Школы изящных искусств) в?673 с четырьмя работами, подписанными «М. Батиста».
Букеты, нарисованные Монье, состояли из разнообразных цветов, имевших свою, понятную современникам символику. XVII век по праву считается временем, когда появился натюрморт как жанр изобразительного искусства.
На картине изображен стеклянный кубок, из которого прорастает пышный букет из роз, лилий, маков, садовых колокольчиков, вьюнков и цветов шиповника. Своей яркостью и пышностью он напоминает фейерверк. Букет придуман художником, чтобы показать великолепие и многообразие жизни, контрастом «яркому торжеству» которой служат простой стол и темный фон.
Корнелис де Хем (1631–1695) Натюрморт с фруктами 1665–1670. Холст, масло. 64,5x51,5
Корнелис де Хем — художник в третьем поколении, яркий представитель голландской живописи. Он родился в Лейдене, учился мастерству у своего отца Жан Давида де Хема и вслед за ним прославился натюрмортами. Де Хем работал в Гааге и Антверпене, он мастерски использовал возможности цвета и добивался высокой степени прозрачности красок, его изображения неодушевленной природы отличаются реалистичностью.
Натюрморт был одним из излюбленных жанров у формирующегося класса пуританской торговой верхушки Нидерландов. Изображения различных плодов и фруктов, объектов неживой природы имели глубокий смысл для современников художника, олицетворяя, с одной стороны, красоту мира, а с другой — его бренность и суетность. На данной картине устрицы указывают на близость к морю, виноград и вино в стеклянном фужере на длинной ножке, как и лоза, символизируют изобилие, богатство, а лимон со срезанной кожурой напоминает о том, что не все в этом мире так сладостно, как кажется. Подобные натюрморты нередко назывались «vanitas vanitatum» («суета сует») или «memento mori» («помни о смерти»).
Теодор ван Сулден (1606–1669) Геркулес и Омфала. XVII век. Холст, масло. 191x168,5
Теодор ван Сулден родился в небольшом городе Хертогенбосе в семье ювелира. В пятнадцатилетием возрасте он отправился в Антверпен, где поступил в ученики к мастеру Аврааму Блунберху. Долгое время Теодора считали учеником Рубенса, вероятно, живописец мог сотрудничать с ним, обычно приглашавшим для выполнения больших заказов помощников. Однако, по мнению ряда современных исследователей, влияние Рубенса на творчество Теодора ван Сулдена явно преувеличено.
Время, в которое жил мастер, было переломным для Фландрии. Маленькая страна переживала испанскую оккупацию, сопровождавшуюся острыми внутренними противоречиями между католиками и протестантами. Считается, что Ван Сулден умело лавировал между различными противоборствующими сторонами. Одним из направлений в искусстве, пользовавшимся спросом как у католиков, так и у протестантов, были аллегорические картины на сюжеты античной мифологии.
На представленном полотне запечатлен известный эпизод из жизни Геракла, когда он оказался в услужении у царицы Омфалы. Поддавшись ее женскому очарованию, герой забыл о своей воинственной природе — он начал прясть и отдал свое знаменитое одеяние — шкуру немейского льва — правительнице. На картине гордая властительница тянет силача за ухо, как нашкодившего мальчишку.
Искусство XVIII века
Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен. Портрет Юсуповой. 1797
Франсуа Буше (1703–1770) Триумф Венеры 1745. Холст, масло. 204x198
Франсуа Буше — известный французский живописец, один из наиболее ярких представителей эпохи рококо. Он родился в Париже, в семье художника, что во многом предопределило его жизненный выбор. Важное значение для формирования стиля художника имела поездка в Италию (1727–1731). В его произведениях достаточно хорошо прослеживается влияние венецианской школы. Вернувшись в Париж, Буше стал сначала кандидатом отделения исторической живописи Королевской академии живописи и скульптуры, а уже в? 734 его утвердили академиком.
1730–1740-е — время расцвета творчества мастера: он выполнял орнаментальные росписи изделий севрского фарфора, создавал декорации для опер и спектаклей, делал эскизы для шпалерных мануфактур, украшал апартаменты в Версале. Художник следовал основным принципам, которые ценились в эпоху рококо — мажорный настрой, стремление к вечной молодости, куртуазная манерность, театральность и идеализация обыденности. В картинах Буше тщательные моделировки и прописанные детали сочетаются с общей гладкостью композиции.
«Триумф Венеры» — характерный образец искусства той эпохи: античный сюжет превращается в игривую, почти эротическую сцену. Несмотря на большие карьерные успехи, к концу жизни Буше постепенно потерял былую популярность, что, прежде всего, определялось начавшимся кризисом философии куртуазного времени эпохи рококо.
Жан Батист Симеон Шарден (1699–1779) Урок рисования. Около 1748–1753. Холст, масло. 41x47
Жан Батист Симеон Шарден — крупнейший французский художник XVIII столетия, мастер натюрморта и жанровой живописи. Он родился в Париже и, согласно имеющимся данным, провел там всю свою жизнь, был учеником П.-Ж. Каза и Ноэля Куапаля. Помогая последнему в работе над картинами — прорабатывая интерьер, детали окружения, — Шарден приобрел прекрасные навыки рисования натюрмортов. Его полотна нередко принимали за произведения знаменитых голландских мастеров. С 1739 он начал писать жанровые сцены и портреты. Несмотря на очевидный демократизм, который противостоял доминирующим тенденциям времени рококо, творчество художника получило официальное признание — в 1728 Шарден стал членом Королевской академии живописи и скульптуры, в 1743 его избрали советником академии, а в 1750 — ее казначеем.
Жанровые картины мастера можно считать настоящей энциклопедией повседневной жизни Франции времени правления Людовиков XV и XVI. На данной изображен урок рисования, который проводит бедный художник для знатного дворянина. В скупо обставленной студии на тумбочке стоит копия античной скульптуры — Гермес, завязывающий сандалию. Перед ней на стуле сидит аристократ-ученик, на коленях у него лежит планшет с рисунком. Он напряженно смотрит на натуру, пытаясь воспроизвести ее на бумаге. Позади, опираясь на спинку стула, стоит учитель и без особого интереса заглядывает через плечо подопечного.
Очевидно, что показанная скульптура была в мастерской самого Шардена. Она же изображена в знаменитом «Натюрморте с атрибутами искусств», заказанном Екатериной II для строившегося в Петербурге здания Академии художеств Российской империи.
Франческо Гварди (1712–1793) Каприччио. Порт 1759. Холст, масло. 35x52
Итальянский живописец, видный представитель школы ведутистов, Франческо Гварди рано лишился отца. В выборе будущей профессии большое влияние на него оказали старшие братья, которые являлись художниками, кроме того, сестра Гварди была замужем за известным венецианским живописцем Джованни Батисто Тьеполо.
Еще в юности Франческо начал писать городские пейзажи, войдя в группу ведутистов. Этот жанр был необыкновенно популярен в XVIII веке. При жизни Гварди находился в тени своих более знаменитых коллег-современников, в первую очередь Антонио Каналетто. Однако мастер был художником, писавшим не только городские виды, но и фигурные станковые картины, в которых он достиг значительных успехов. Гварди считается одним из последних представителей классической венецианской школы живописи.
На этом полотне художник изобразил портовую площадь в маленьком итальянском городке. В отличие от большинства ведутистов Гварди не стал детально прописывать итальянскую архитектуру — обветшалое барокко, ставшее одним из символов романтизма в европейской живописи. В его письме чувствуется эскизность, которая предает полотну жизненность.
По достоинству его творчество было оценено только в конце XIX века импрессионистами.
Томас Гейнсборо (1727–1788) Обитатели лесного дома 1773. Холст, масло. 149x120
Томас Гейнсборо — английский живописец и график эпохи сентиментализма. Он начал рисовать пейзажи еще ребенком, в 1740-х уехал в Лондон, где учился у известного французского графика Юбера Гравло, иллюстрировавшего издания Ж.-Ж. Руссо и других популярных авторов своего времени. В 1745 Гейнсборо открыл студию в Лондоне. В дальнейшем он переезжал из одного города Англии в другой, выполняя заказы богатых клиентов. В 1774 уже признанным художником Гейнсборо возвратился в Лондон, где прожил до самой смерти. Среди его многочисленных заказчиков были первые лица английской аристократии, считалось престижным иметь портрет, написанный им.
Наряду с портретом как жанром большое внимание живописец уделял пейзажу. Тонкий колорист, Гейнсборо умело соединял в своих портретах реализм и сентиментально-романтическое настроение, которое создавал при помощи фона или пейзажа. В его пейзажах особенно ярко воплотился идеал сентиментализма, «когда мирное странствие сердца в поисках за природою и за всеми душевными влечениями, способными внушить нам больше любви к ближним и ко всему миру, чем мы обыкновенно чувствуем» (Лоренс Стерн «Сентиментальное путешествие», 1768).
Данная картина может служить идеальным примером сентиментализма. Маленький бедный домик в лесу, в котором проживает большая и дружная семья. Женщины и дети сидят на ступеньках, встречая отца семейства, возвращающегося из леса с дровами. Сопровождающая его собака радостно скачет вокруг ног хозяина.
Жан Оноре Фрагонар (1732–1806) Счастливая плодовитость 1773–1776. Холст, масло. 54x64,8
Французский живописец XVIII века Жан Оноре Фрагонар родился в Грассе. В молодости он переехал в Париж, где учился у двух противоположных мастеров своего времени — сначала у Ж. Б. Шардена, а потом у Ф. Буше. В 1752 за картину «Жертвоприношение Иеровоама» художник получил Большую Римскую премию и отправился в Рим. Считается, что итальянская живопись XVIII века оказала сильное влияние на его творчество. По возвращении в Париж в 1765 Фрагонар получил звание академика Королевской академии живописи и скульптуры за историческое полотно, однако вскоре, подчинившись вкусу времени, стал писать идеалистические жанры и пасторали в духе рококо. Мастер прославился офортами, иногда имевшими откровенный эротический характер. Произведения Фрагонара вошли в моду и хорошо продавались, это сделало его достаточно богатым человеком, но начавшаяся Французская революция разорила художника, а классицизм, восторжествовавший во французском искусстве в конце XVIII — начале XIX века, лишил его былой популярности. Фрагонар умер в Париже почти в полной безызвестности.
На данной картине изображена идиллическая сцена семейного счастья молодой многодетной семьи, которая нищете своего существования противопоставляет любовь.
Джошуа Рейнольдс (1723–1792) Маленькая девочка со своей собакой. Около 1780. Холст, масло. 77,5x63,5
Сэр Джошуа Рейнольдс, знаменитый английский живописец XVIII века, родился в 1723 в Плимптоне (графство Девоншир). Любовь к искусству предопределила его поступление в ученики к портретисту Т. Гудсону в Лондоне. В 1749 Рейнольдс уехал в Италию, где посещал музеи, изучал произведения великих итальянских мастеров (Тициана, Рафаэля, Микеланджело). В 1752 он вернулся в Лондон, очень скоро его признали необычайно искусным портретистом. По инициативе Рейнольдса в английской столице стали проводить публичные художественные выставки. В 1768 мастер был избран президентом Королевской академии художеств Великобритании и поэтому получил дворянство. В 1784 ему было пожаловано звание первого королевского живописца.
На данной картине изображена деревенская идиллия. Девочка, сидящая на природе, прижала к себе собаку. В улыбке героини, как и в счастливом взгляде преданного питомца, читается их настоящая дружба.
Рейнольдса называют родоначальником английской школы живописи, глубина тона и сочность красок в его работах сочетаются с удивительной точностью воспроизведения натуры.
Антонио Каналь (Каналетто) (1697–1768) Площадь Пьяцца Навона. XVIII век. Холст, масло. 39,5x68,5
Итальянский живописец, представитель школы ведутистов (ведута с итальянского — «вид» — жанр европейской живописи, в котором изображается детально прописанный городской пейзаж), Джованни Антонио Каналь (Каналетто) родился в Венеции в семье театрального художника Бернардо Каналя. Отсюда возникло прозвище Каналетто. Мальчик с детства помогал отцу оформлять спектакли. В 1719 Каналетто отправился в Рим, где познакомился с искусством известного ведутиста Джованни Паоло Паннини. После возвращения домой он начал создавать свои знаменитые виды Венеции. В отличие от большинства мастеров того времени Каналетто на раннем этапе своего творчества писал ведуты сразу с натуры, не делая предварительных набросков и эскизов. Впоследствии он стал творить в студии, пользуясь камерой-обскурой.
Многие работы мастера имели большой успех у англичан, посещавших Венецию для обучения живописи. В 1740 этот источник дохода исчез: началась война за австрийское наследство, и британцы стали реже приезжать на континент. В 1746 Каналетто поехал в Лондон, чтобы быть ближе к рынку сбыта своих картин. В течение девяти лет он жил в Англии, писал местные виды, в 1755 возвратился в Венецию, где в 1763 его избрали в Академию художеств.
На представленной картине художник изобразил одно из самых известных мест в Риме — площадь Пьяцца Навона, на которой с XVI века располагался городской рынок. Она представляла собой вытянутый с юга на север прямоугольник, что дало возможность мастеру прекрасно передать городскую перспективу. Слева возвышается барочная церковь Святой Агнессы (1652).
Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755–1842) Портрет младшей сестры Людовика XVI принцессы Луизы-Елизаветы 1782. Холст, масло. 76,5x61
Французская портретистка, дочь художника, Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен с юности активно училась рисовать. В 1776 она вышла замуж за художника и торговца живописью Жана Батиста Пьера Лебрена. Связи супруга позволили ей получить приглашение в Версаль для написания портрета королевы Марии-Антуанетты. Монаршая особа высоко оценила ее дарование и обеспечила заказами, сделав модной художницей Парижа. Несмотря на сопротивление остальных членов, госпожу Лебрен в 1783 по настоянию правящей четы приняли в Королевскую академию живописи и скульптуры.
Портрет младшей сестры Людовика XVI принцессы Луизы-Елизаветы (1764–1794) представляет прекрасный образец женского портрета позднего рококо. Известно, что девушка была очень предана своему брату. Во время революции она не уехала в эмиграцию, а оставалась со своим королем и Марией Антуанеттой до конца. Несмотря на то что Робеспьер считал ее неопасной для революции, в 1794 Луизу-Елизавету казнили.
В монархических кругах Франции принцессу воспринимали как святую, данный образ, написанный в более раннее время, тем не менее, оказывается в духе этого убеждения.
Искусство XIX века
Жан-Батист Камиль Коро. Задумчивая девушка. Около 1865–1870
Антуан-Жан Гро (1771–1835) Первый консул Наполеон 1800–1804. Холст, масло. 231x158
Антуан-Жан Гро — французский художник-академист, мастер исторической живописи и портрета. В 1785–1787 он учился у Жака-Луи Давида, который оказал большое влияние на его творчество, несколько лет обучался в Королевской академии живописи и скульптуры. В 1793, когда революционный террор достиг своего пика, Гро был вынужден уехать из Франции в Италию. Здесь он продолжил обучение, знакомясь с произведениями местных мастеров. Считается, что Гро познакомился с Наполеоном именно в Италии, когда тот возглавлял французскую армию во время Первой кампании (1796–1797). В 1800 художник бежал из страны, которую в это время оккупировала Австрия. В Париже он стал одним из наиболее востребованных мастеров, выполнял многочисленные заказы на портретные полотна с Наполеоном. В 1808 Гро получил статус портретиста императорской семьи, в 1811 по поручению правительства начал работу по росписи купола Пантеона.
Гро удалось благополучно избежать последствий политических потрясений, связанных с крушением Наполеона, его кратким возвращением и реставрацией монархии. Несмотря на бесконечную смену властей, он сохранил свои позиции востребованного художника, писал картины в основном на мифологические темы.
Перед зрителем официальный парадный портрет. На нем изображен Наполеон в свою бытность первым консулом (1799–1804). Постановочная поза задумавшегося человека и парадный мундир должны были создать образ деятеля, много работающего и пекущегося о благе государства.
Мастерская Жака Луи Давида Бонапарт, переходящий через перевал Сен-Бернар 1805. Холст, масло. 73,5x59
Жак Луи Давид — родоначальник французского неоклассицизма. Склонность к рисованию проявилась у него еще в юности. В 1766 Давид поступил учеником в Королевскую академию живописи и скульптуры, где его педагогом был Жозеф Мари Вьен — один из основоположников раннего неоклассицизма. В 1775–1780 Давид обучался во французской Академии художеств в Риме, с увлечением изучал античное искусство и творчество мастеров Возрождения. После возвращения во Францию в 1782 Давид был избран членом Королевской академии живописи и скульптуры. Он принимал активное участие в революционных событиях и после термидорианского переворота попал в тюрьму из-за своих политических взглядов.
После прихода к власти Наполеона мастер стал его страстным поклонником и создал несколько разных портретов правителя. После поражения Наполеона под Ватерлоо Давид в 1813 переехал в Брюссель, где и скончался.
Живописец стоял у истоков нового направления в изобразительном искусстве Франции, когда на смену куртуазности и манерности стиля рококо пришла героическая реальность классицизма. Сам Наполеон как политик и личность был идеальной фигурой для этого направления. На данной картине он изображен во время Второй итальянской кампании (1800), когда повел французскую армию из Швейцарии в Италию через Альпы. Как популярность этой работы, так и необходимость в парадных портретах императора объясняют появление ее копий, сделанных в мастерской художника.
Жан Луи Андре Теодор Жерико (1791–1824) Генерал первой империи атакует врага. Около 1810. Холст, масло. 73,5x60,3
Жан Луи Андре Теодор Жерико — французский живописец эпохи романтизма. Импульсивный молодой человек Теодор получил прекрасное образование у потомственного художника и талантливого педагога Карла Верне, классическому рисунку его обучал Пьер Нарцисс Герен. Во время учебы Жерико значительное время наряду с Лувром, где его увлекали работы Рубенса, Тициана и Веласкеса, проводил в Версале на конюшнях дворца, изучая анатомию лошадей. С превосходным умением изображать всадников связан и первый успех мастера — картина «Тренировка егеря» получила признание на парижском Салоне в 1812. Это достижение вызвало целую серию небольших полотен, изображавших лошадей и наездников. Однако следующая его большая работа на эту же тему — «Раненый кирасир» — осталась незамеченной на Салоне в 1814. Разочарованный Жерико бросил живопись и поступил в армию, в течение двух лет он служил в гарнизоне Версаля, продолжая рисовать лошадей и всадников.
Картина «Генерал первой империи атакует врага» передает собирательный образ наполеоновского генерала — энергичного, молодого. От увлекает в атаку своим примером — на заднем плане чуть прописаны знамена и всадники. Особое внимание на холсте уделено коню — арабский жеребец показан в бурном порыве атаки.
Томас Лоуренс (1769–1830) Принц-регент Георг IV 1811-1820. Холст, масло. 294,5x202
Талант рисовальщика у английского портретиста Томаса Лоуренса проявился еще в детстве, когда юноша зарабатывал карандашными портретами, обеспечивая семью. В?887 он покинул родной Бристоль и поехал учиться в Лондон, где поступил в Королевскую академию художеств Великобритании. Его работы горячо поддерживал Дж. Рейнольдс, увидевший в нем талант. В конце жизни Лоуренс был избран президентом Академии.
Этот портрет изображает принца-регента Георга IV — фактического правителя Соединенного Королевства, который вынужденно принял этот титул после того, как его отец, король Георг III, был признан недееспособным из-за психического заболевания. Несмотря на значительные внешнеполитические успехи, Георг IV как принц-регент, а затем и король был чрезвычайно непопулярен в Англии. Настоящий денди, признанный ловелас, щедрый покровитель художников, он имел не вполне заслуженную репутацию холодного эгоиста. Официальный портрет запечатлел его до вступления на престол в 1820.
Робер Жак Франсуа Лефевр (1755–1830) Портрет Наполеона I. XIX век. Холст, масло. 65x54,5
Робер Жак Франсуа Лефевр — французский художник неоклассического направления. Его родители хотели, чтобы сын стал юристом, однако стремление Лефевра к рисованию было столь велико, что после многих лет упорного труда в 1784 ему удалось собрать средства, чтобы переехать в Париж и поступить в мастерскую Жана Батиста Реньо. Впервые живописец начал выставляться в Салоне в 1791, а в 1798 даже получил поощрительный приз за картину, созданную на мифологический сюжет.
В истории искусства Лефевр остался, прежде всего, как один из основных портретистов Наполеона, он рисовал его многократно — от парадных портретов до эскизов для императорских фарфоровых заводов. Властитель очень ценил творчество Лефевра, он был признанным официальным живописцем Наполеона и его семьи.
Точная дата создания представленного портрета неизвестна, однако на полотне Наполеон изображен с маршальской звездой на груди и орденом Почетного легиона. Несмотря на буржуазно-демократические преобразования, политик стремился выделить своих приближенных и ввести для них определенные привилегии. С этой целью было разработано положение об ордене Почетного легиона, который был предложен как организационное объединение лучших из лучших с идеологической привязкой к рыцарским орденам и античной истории. В мае 1802 с большими сложностями закон об ордене Почетного легиона был утвержден Законодательным собранием Франции.
Таким образом, портрет был написан после 1802, но до 1804, когда Наполеон получил титул императора.
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) Портрет инфанта дона Себастьяна Габриэля де Бурбон Браганса. Около 1815–1820. Холст, масло. 144x105
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес — один из наиболее известных живописцев романтизма. Его жизнь и творческий путь точно отражают общие характеристики романтизма как мировосприятия — вместо рассудочности классицизма и героизации человека приходит представление о страстях и метущихся характерах, самоценности личности, людских пороках, воспринимавшихся, с одной стороны, как социальные болезни, а с другой — как неотъемлемая часть человеческой природы.
Гойя сделал головокружительную карьеру: от юноши из провинциального городка, обучавшегося в Сарагосе у художника Лусана-и-Мартинжеса, до директора мануфактуры по изготовлению шпалер и придворного живописца при дворе испанских Бурбонов (Карл III, Карл IV). Талант и необыкновенная работоспособность были основополагающими его успеха, которому во многом способствовали друзья мастера и его женщины. Гойя стойко пережил множество политических перипетий, выпавших на его жизнь: близость ко двору испанских Бурбонов с фаворитизмом Годоя, французскую оккупацию и войну, в результате которых страна была разорена, восстановление Бурбонов и царствование Фердинанда VII, когда Гойя был вынужден эмигрировать во Францию.
Портрет инфанта дона Себастьяна Габриэля де Бурбон Браганса изображает одного из детей короля Португалии Жуана VII. Мальчик облачен в форму кавалериста. Фоном для полотна послужил романтический пейзаж, который выглядит чуть мрачноватым для юного возраста героя, однако в целом очень характерен для творчества Гойи.
Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) Юпитер и Фетида. Около 1807–1825. Холст, масло. 82x65
Жан Огюст Доминик Энгр — французский художник неоклассического направления. Начав свое обучение в тулузской Академии живописи, после ее окончания он переехал в Париж. Здесь в 1797 Энгр стал учеником Жака-Луи Давида. Первый успех пришел к нему в 1801, когда была присуждена Большая римская премия.
Прославившись портретами и обнаженной натурой (знаменитые одалиски), Энгр немало внимания уделял мифологической тематике. На данной картине изображен Юпитер, его колено обнимает нимфа Фетида. Воспитанница Геры, она стала объектом страсти громовержца. Его от обладания ею остановило предсказание, согласно которому ребенок от этой связи стал бы могущественнее отца. Юпитер, восседающий на троне рядом с орлом, своим посланником, производит впечатление не страстного влюбленного, а застывшей скульптуры, в то время как Фетида изображена в позе преклонения перед своим повелителем. Судя по композиции, бог уже узнал о предсказании. На заднем плане виднеется голова Геры, наблюдающей за происходящим.
Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (1775–1851) Хеллевоетслуйс. Утрехт, 64. Выход в море 1832. Холст, масло. 91,4x122
Джозеф Мэллорд Уильям Тернер — английский живописец, мастер романтического пейзажа, предтеча импрессионизма. Уильям проявил склонности к изобразительному искусству еще во время обучения в школе в лондонском пригороде Брентфорд. После ее окончания он переселился в Лондон и начал работать у архитекторов и топографов как рисовальщик. В конце 1789 Тернер поступил в Королевскую академию Великобритании, его экзаменовал знаменитый английский художник и теоретик искусства сэр Джошуа Рейнольдс. Живописец довольно рано добился признания, став в 1799 членом-корреспондентом Академии, а в 1802 — самым молодым академиком.
Несмотря на официальный успех, Тернер оставался скромным человеком, тщательно оберегавшим свою личную жизнь и творчество. Между тем новаторские тенденции в творчестве художника не остались без внимания критики. Его смелые эксперименты по изображению движущихся объектов, передаче света и воздуха вызвали неоднозначные отклики среди публики и мастеров-современников. Некоторые картины, в которых живописец изображал импрессионистическое видение натуры, создали ему репутацию сумасшедшего. Дело дошло до того, что королева Виктория отказала ему в возведении в рыцарское звание. Мастерство, с которым художник умел передать движение и воздух, по существу, было оценено только несколько десятилетий спустя, после его смерти, импрессионистами.
На картине изображен выход в море кораблей из порта Хеллевоетслуйс в Нидерландах. Художник как бы погрузил зрителя в море, показав качающуюся водную поверхность, на которой нарисованы маленькие баркасы и большой фрегат. Слева на горизонте просматриваются береговые укрепления и башня городского маяка.
Эжен Делакруа (1798–1863) Арабы Орана 1834. Холст, масло. 32,5x41
Эжен Делакруа — французский художник, лидер романтического направления в европейской живописи начала XIX века. В 1816 Делакруа поступил в Школу изящных искусств, в мастерскую известного классициста Пьера Нарцисса Герена. Свое академическое образование живописец сочетал с частыми посещениями Лувра и общением со старшим художником-романтиком Теодором Жерико. Ранние работы Делакруа пронизаны трагизмом, навеянным знаменитой картиной Жерико «Плот „Медуза“» (1819, Лувр, Париж). Успех пришел к Делакруа после создания работы «Резня на Хиосе» (1823–1824, Лувр, Париж), которая была выставлена в Салоне в 1824. Тогда многие критики обвинили автора в натурализме, но его последующие работы, созданные в этом же трагическо-романтическом ключе, привлекли большое внимание публики.
Особую популярность приобрела картина Делакруа, написанная на злобу дня. После восстания в 1830 в Париже, которое положило конец правлению Бурбонов, он достаточно быстро создал полотно «Свобода, ведущая народ». Оно было выставлено в парижском Салоне в мае 1831 и имело громкий успех. Государство немедленно приобрело работу, в течение последующих двадцати пяти лет она нигде не выставлялась.
В 1831 Делакруа в составе официальной дипломатической миссии отправился в Марокко. Его романтические устремления нашли воплощение в повседневной жизни таинственного Востока. Картины, написанные в эти годы, стали вершиной творчества мастера. И хотя официальное признание пришло к нему позднее, публика запомнила его полотна раннего периода.
На картине изображены два араба, расположившиеся на склоне. Несмотря на простой ориентальный сюжет, художник постарался придать ему некое романтическое звучание. Позы сидящих и их лица выражают серьезные размышления. Один из них сжимает меч, у второго он лежит рядом. На заднем плане прорисованы две отъезжающие фигуры. В названии картины художник не преминул упомянуть крупнейший город в Алжире — Оран, подчеркивая, таким образом, место, где происходит изображенное.
Эжен Делакруа (1798–1863) Черкес, держащий коня за уздечку. Около 1858. Холст, масло. 32,4x40,6
Эжен Делакруа — французский живописец, лидер романтического направления в европейской живописи в начале XIX века. Как человек романтического склада, Делакруа сторонился всего будничного и обыденного, его привлекали большие страсти, борьба, страдания и подвиги. Огромное значение в творчестве художника сыграло путешествие в Марокко, Алжир и Испанию в 1831–1833. Впечатления, полученные во время поездок, послужили материалом для его многочисленных картин, связанных с восточной тематикой. Эти работы стали своеобразной вершиной творчества мастера, они принесли ему широкую европейскую популярность.
Данная картина представляет собой очередное «возвращение» Делакруа на Восток уже в преклонном возрасте. Художник неслучайно нарисовал черкеса. Военные действия России на Кавказе в середине XIX века привели к массовым переселениям кавказских народов в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В сознании европейцев в слове Circassian (черкес) слышалось assian-assassin — загадочная мусульманская секта воинов-убийц. Темная фигура всадника на фоне мрачного горного пейзажа резко контрастирует с белым арабским жеребцом под дорогим расписным седлом.
Жан Франсуа Милле (1814–1875) Пастушка гусей 1866–1867. Холст, масло. 45,7x55,9
Французский художник Жан Франсуа Милле — один из основателей барбизонской школы. Ребенок из крестьянской семьи рано проявил способности к рисованию, которые были всячески поддержаны его родителями. В 1837 они отправили юношу в Париж, где он два года занимался живописью в мастерской Поля Делароша. С 1840 молодой художник начал выставляться в Салоне. В его ранних работах просматривается влияние Микеланджело и Пуссена. Важную роль в судьбе и творчестве Милле сыграл живописец и гравер Шарль Эмиль Жак — прекрасный анималист и любитель деревенской жизни.
Первую картину на крестьянскую тему Милле создал в 1848. В следующем году он приехал вместе с Жаком в местечко Барбизон в лесу Фонтенбло, где подружился с проживавшим там художником Пьером-Этьеном-Теодором Руссо и стал одним из основных создателей местной школы.
В отличие от господствовавших в то время романтиков барбизонцы выступали за создание реалистических пейзажей с участием простых людей, отражающих обыденную жизнь. Считается, что мастера барбизонской школы способствовали появлению импрессионизма. Характерным видом их творчества, который впоследствии подхватили импрессионисты, стали этюды, созданные на пленэре, с последующим окончательным завершением работы в ателье.
На картине изображен сельский пруд, в котором плещутся утки и гуси. За стаей внимательно присматривает маленькая девочка, спрятавшаяся в тени дерева.
Шарль Франсуа Добиньи (1817–1878) Побережье у Виллервилля 1870. Холст, масло. 106x216
Шарль Франсуа Добиньи — французский живописец, участник барбизонской школы. Его первыми учителями рисования были отец Э. Ф. Добиньи — художник миниатюрист, а также знаменитый академист П. Деларош. Уже с?838 Добиньи принимал участие в выставках, представляя классические пейзажи, однако признание к нему пришло только в начале 1850-х, когда живописец познакомился с участниками барбизонской школы. В отличие от других участников группы Добиньи стремился освободить пейзаж от романтической символики и отображать природу максимально достоверно. По его мнению, личное восприятие не должно участвовать в отражении того, что увидел художник. Добиньи пытался в своих полотнах передать непосредственность работы на пленэре. Именно эта эскизность в его пейзажах вызывала как похвалу, так и осуждение критики. Считается, что техника письма Добиньи (резкие мазки кисти, объемное нанесение красок) в последующем оказала влияние на формирование живописной манеры импрессионистов. Несмотря на некоторые разногласия, он поддерживал дружеские отношения с другими участниками барбизонской школы — Теодором Руссо, Жюлем Дюпре, Нарсисом Вержиль Диаз де ла Пенья.
На картине изображено побережье на севере Франции в местечке Виллервилль. Зеленая трава и деревья переходят в серо-голубое небо, практически смыкающееся с морем. Несколько человеческих фигур, направляющихся к морю, оживляют пейзаж. Виллервилль и его окрестности не раз становились натурой для художника.
Вильям Адольф Бугро (1825–1905) Дочь рыбака 1872. Холст, масло. 116x87,5
Вильям Адольф Бугро — французский живописец, крупнейший представитель салонного академизма. Его родители, виноторговцы из Ла-Рошели, не предполагали для сына карьеры художника, но благодаря дяде Эжену Вильям пошел учиться в среднюю школу, где обнаружил способности к изобразительному искусству. Его отца убедили послать мальчика в Школу изящных искусств в Бордо. После ее окончания Бугро отправился на годовое обучение в Рим. Вернувшись из Италии, он учился в парижской Школе изящных искусств, где в 1850 был удостоен Римской премии.
Его жизнь складывалась удачно — успешная творческая карьера, счастливая личная жизнь — жена и пятеро детей. Однако в конце 1860-х живописца настигли большие трагедии — один за другим умирали дети, а в 1876 и жена, которой не было и сорока лет. Несмотря ни на что, Бугро нашел в себе силы преодолеть это горе. Не последнюю роль в том, что он снова обрел веру в жизнь, сыграли любовь и брак с американкой Элизабет Джейн Гарднер.
Картина изображает молодую женщину в национальном костюме севера Франции. На правой руке у нее висит корзина для рыбы, а на плече — большой садок для ловли рыбы. Она романтически сложила руки на груди, слегка опустив голову, задумчиво всматривается куда-то в сторону. Атрибуты в ее руках, а также бухта, на фоне которой изображена героиня, отчетливо говорят, что перед нами женщина, чья судьба связана с морем.
Поль Сезанн (1839–1906) Проселочная дорога в Ауверсе. Около 1873. Холст, масло. 59,7x40
Французский художник Поль Сезанн — яркий представитель постимпрессионизма. Сын состоятельных родителей, он начал изучать право в университете своего родного Экс-ан-Прованса, однако ушел с первого курса, чтобы заняться живописью. После непродолжительного обучения в городской Школе изящных искусств Сезанн отправился в Париж, где познакомился с группой художников, которую не допускали до выставления на Салоне (К. Писсарро, К. Моне, О. Ренуар, А. Сислей). Большое влияние на живописца оказал К. Писсарро, у которого он практически учился в 1872–1873. В 1874 вместе с рядом мастеров Сезанн стал участником Салона «независимых». Однако после очередной совместной выставки в 1877 он отошел от импрессионистов. Неприятие официальной критики, а также смерть отца заставили художника покинуть Париж и вернуться в Прованс. Все эти годы Сезанн упорно продолжал работать. Наконец, на Всемирной выставке 1990 его заметили и положительно оценили. Уже на осеннем парижском Салоне в 1904 целый зал был отведен для демонстрации картин живописца. Эта выставка стала его триумфом.
В представленном пейзаже Сезанна отчетливо прослеживается влияние Писсарро, у которого он учился во время его написания. Вместе с тем в произведении виден и уже формирующийся стиль самого художника. Его больше интересовала не изменчивость, а устойчивость сочетаний цветов и форм в природе.
Жан Дезире Гюстав Курбе (1819–1877) Шквал на горизонте 1872–1873. Холст, масло. 53,6x74,4
Французский живописец Жан Дезире Гюстав Курбе — один из основателей реализма. Он не получил никакого специального художественного образования, предпочитая заниматься в частных студиях. С самого начала своей карьеры Курбе следовал реалистическим принципам, считая целью искусства максимальную передачу действительности. Для совершенствования мастерства в качестве модели он выбрал себя, нарисовав большое количество автопортретов. Однако официальные круги не спешили признать художника-реалиста.
Творчество Курбе раскололо художественную среду Франции на его ярых противников и не менее ярых приверженцев. Салон отказывался экспонировать работы живописца, а на всемирных выставках ему приходилось показывать свои картины в отдельных помещениях. Однако натурализм полотен мастера, который иногда шокировал современников, тем не менее, представляет не просто безликое, фотографически точное воспроизведение реальности. В нем всегда выражены настроение и позиция автора.
На данном полотне изображение бушующего моря точно передает душевный кризис художника, происходивший в эти годы. Участие в Парижской коммуне и свержении Вандомской колонны (1871) дорого обошлись Курбе — он отсидел полгода в тюрьме и был оштрафован на крупную сумму, что фактически его разорило.
Жан Батист Камиль Коро (1796–1875) Юдифь 1872–1874. Холст, масло. 105,5x62,2
Жан Батист Камиль Коро — французский художник эпохи романтизма. Коро с юности учился у местных мастеров — А.-Э. Мишалона и Дж. В. Бертена. Живописец создавал картины на мифологические и религиозные сюжеты, выставлял их на Салоне. Однако славу, прежде всего, ему принесли пейзажи и портреты. Большое внимание Коро уделял работе на пленэре. Известно, что он много путешествовал, собирая впечатления для своих будущих полотен. По мнению специалистов, его пейзажи разделяются на написанные с натуры и представляющие некие фантазии, навеянные воспоминаниями о каком-либо примечательном месте. Многие уголки Франции стали известными именно благодаря картинам мастера.
За свою долгую жизнь художник создал огромное количество живописных полотен, тысячи этюдов и сотни гравюр, что еще при его жизни послужило причиной изготовления многочисленных подделок. Современники вспоминают, что нередко Коро ставил свою подпись под теми, которые ему нравились.
На этой картине изображена одна из наиболее популярных героинь ветхозаветной истории — Юдифь. Молодая вдова, когда ее город осадили ассирийцы, вышла во вражеский лагерь и, представившись предсказательницей, сумела отрубить голову предводителю неприятелей Олоферну. Этот сюжет не раз становился темой живописных полотен известных мастеров, символизируя торжество Девы над дьяволом, чистоты и смирения над похотью и гордыней.
Берта Моризо (1841–1895) На террасе 1874. Холст, масло. 65,5x73
Берта Моризо — французская художница, входившая в группу импрессионистов. Она происходила из обеспеченной семьи, состоявшей в родстве со знаменитым художником эпохи рококо Ж. О. Фрагонаром. В юности, увлекшись вместе с сестрой живописью, Моризо брала уроки у Камиля Коро. В 1864 она впервые выставила два своих пейзажа на парижском Салоне. Ее работы отбирались для участия в шести Салонах подряд. Между тем среди друзей художницы были мастера, чьи работы не принимались к экспонированию (К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар, А. Сислей). В творчестве Моризо очень заметно их влияние. Когда в 1874 «непризнанные» решили провести свою выставку в галерее Нодара на бульваре Капуцинок, художница примкнула к друзьям, дав свои полотна.
На картине изображена молодая женщина, сидящая в кресле на террасе, выходящей на морское побережье. Она одета в светлое прогулочное платье, перехваченное на талии черным поясом. На голове модная шляпка, без которой была немыслима светская женщина в конце XIX века. Фоном сидящей является сероголубое море с несколькими яхтами, переходящее в такого же цвета небо. Картина «На террасе» — типичный импрессионистический пейзаж, где персонаж становится частью среды, передающей воздух и свет.
Лоуренс Альма-Тадема (1836–1912) Римская студия 1874. Холст, масло. 64x93,5
Лоуренс Альма-Тадема — известный британский живописец XIX — начала XX века, академист. Он родился в многодетной семье деревенского нотариуса в Дронрейпе (Северные Нидерланды), с детства проявлял склонность к рисованию и поступил в Академию художеств в Антверпене в класс Хендрика Лейса — одного из лидеров бельгийского романтизма.
Большое значение для творчества Альма-Тадемы имела поездка в Италию в?863, после которой основной темой его полотен стали сюжеты античной истории. В целях достоверности изображенного живописец активно посещал музеи и памятники (Помпеи и Геркуланум) и даже участвовал в археологических раскопках.
В 1870 он переехал в Лондон, работал как театральный художник, оформляя спектакли Джона Генри Ирвинга и Герберта Бирбома Три. Однако наибольшую известность ему принесли античные сюжеты, в основном из истории Римской империи. Общество времени расцвета викторианской Англии находило много параллелей в римской истории, поэтому картины Альма-Тадемы, выполненные в лучших традициях академизма, были необыкновенно популярны среди аристократии. За свое творчество живописец получил рыцарское звание.
На картине воплощен придуманный сюжет из римской истории, показывающий художника, сидящего перед мольбертом на крытой галерее. Пожилой бородатый человек демонстрирует свое произведение двум женщинам, которые с интересом рассматривают невидимое нам изображение. Рядом с ними стоит, склонившись, молодой художник, держащий в руках мольберт. Судя по лицам, диалог на картине ведут живописцы — старший обращается к младшему, а младший что-то с готовностью отвечает.
Эжен Буден (1824–1898) Морское побережье Берка 1878. Холст, масло. 77x108
Французский художник второй половины XIX века Эжен Буден родился в Онфлере — небольшом портовом городке в Нормандии. С севером Франции была связана вся его жизнь. Буден учился живописи в Гавре, затем короткое время в Париже у известного художника Жана-Батиста Изабе, однако закончить свое образование ему не удалось. Живописец знал Ж. Ф. Милле и других мастеров-современников. В Голландии Буден познакомился с художником Яном Бартольдом Йонгкиндом, манера письма которого оказала на него огромное влияние. Именно у Йонгкинда он заимствовал светлую палитру и передачу света посредством крупных мазков.
Ранние работы Будена представляют собой яркие сцены курортной жизни, исполненные в импрессионистической манере. Более поздние произведения — в основном морские пейзажи и виды побережья, на которых люди играют второстепенную роль. Мастер был одним из первых учителей Клода Моне. Хотя он не считал себя импрессионистом, но принял участие в выставке «непризнанных», проходившей в Париже в 1874.
На картине изображено морское побережье Берка — самого южного французского городка в проливе Паде-Кале. Художник запечатлел отлив, во время которого рыбацкие шхуны обычно оказывались на берегу. В это время побережье становилось местом сбора не только рыбаков, чинивших свои лодки, но и романтических прогулок горожан.
Признание к Будену пришло в конце жизни. В 1982 он был награжден орденом Почетного легиона. Творчество живописца непосредственно связывает его учителей барбизонцев с последователями художника — импрессионистами.
Мишель Джорджиани (1830–1909) Шелковый диван 1879. Холст, масло. 129,5x84
Мишель Джорджиани — итальянский художник-реалист второй половины XIX — начала XX века. Он родился во Флоренции в семье музыкантов. Этот город сам по себе является сосредоточением первоклассных произведений архитектуры и живописи, что, как и семейная среда, способствовало формированию будущего мастера. Вместе с тем Италия XIX века была поглощена политическими перипетиями и не отличалась развитием изобразительного искусства. Академизм, господствовавший повсеместно, представлял собой продукт, основанный на выхолощенном Позднем Возрождении, но именно он служил образцом для подражания целому ряду европейских художественных школ. Этот парадокс между бывшим величием и закостенелым настоящим во многом отразился в живописи Джорджиани.
Джорджиани прославился портретами, в которых пытался уйти от академической статичности и придать изображаемому определенную жизненность. Картина «Шелковый диван» демонстрирует мастерство художника не столько в портрете маленькой девочки, сколько в изображении белой тканевой драпировки мягкой мебели.
Эдуард Мане (1832–1883) Прогулка. Около 1880. Холст, масло. 92,3x70,5
Жизнь и творчество Эдуарда Мане, одного из родоначальников импрессионизма, являют собой глубокое противоречие между бунтарскими взглядами на искусство и неистребимым желанием официального признания. Сломив сопротивление отца, в 1850 Мане поступил в мастерскую художника Тома Кутюра. Вскоре он начал выступать против классико-романтической традиции живописи, господствовавшей в то время, и искать свой стиль.
В 1856-1858 подающий надежды живописец начал приобретать известность. В это время большое влияние на формирование его техники оказали работы Франса Халса, писавшего резкими мазками и любившего контраст ярких красок и черного цвета. В 1863 Мане участвовал на знаменитом Салоне «отверженных» с картиной «Завтрак на траве» (1863, музей Орсе, Париж), которая была крайне отрицательно встречена художественной критикой. Однако пик конфронтации мастера с публикой приходится на 1865, когда он показал картину «Олимпия» (1863, музей Орсе, Париж), признанную современниками непристойной и вульгарной. Однако желание достичь официального успеха побудило его отказаться от дальнейшего сотрудничества с импрессионистами. Несмотря на огромные старания, лишь в 1879 участие художника на Салоне было отмечено громким успехом.
Картина «Прогулка» представляет характерный пример импрессионистической техники в сочетании с твердым рисунком, присущим Мане. На картине изображена молодая женщина в черном платье и шляпке такого же цвета. Ее одеяние можно было бы принять за траурный наряд, если бы не фиолетовые цветы на модном головном уборе, который завязан длинными лентами на шее. В руках перед собой женщина несет сложенный зонтик. Яркий пейзаж служит контрастом ее фигуре и аристократическому бледному лицу.
Клод Моне (1840–1926) Лодка, лежащая в низком отливе 1881. Холст, масло. 82x60
На данной картине Клода Моне изображен летний полдень и рыбачья лодка, вытащенная на берег. Скорее всего, это Гавр в Нормандии. Семья Моне переехала из Парижа после рождения Клода в небольшой городок Гавр. Здесь прошло его детство, здесь он начал рисовать. Детские карикатуры сына отец с успехом продавал в своей лавке. На морском побережье Моне познакомился с известным пейзажистом Эженом Буденом, который может считаться одним из провозвестников импрессионизма. Он показал юному художнику некоторые приемы живописной работы с натуры. Позднее, уже став профессионалом, Моне изобразил море в Нормандии на картине, которая стала своеобразным манифестом и дала название новому направлению в живописи. После смерти первой жены Камилы Донсье художник женился во второй раз на Алисе Ошеде, с которой ранее, в 1883, уехал в местечко Живерни в Верхней Нормандии, где окончил свои дни.
На полотне запечатлена типичная картина для побережья Нормандии, когда во время сильного отлива, характерного для этих мест, рыбацкие шхуны оказываются на берегу. Голубое небо с легкими облаками передают яркий полдень на побережье в Гавре.
Гюстав Кайботт (1848–1894) Домик в Трувилль 1882. Холст, масло. 65x82
Французский живописец Гюстав Кайботт — один из первых коллекционеров полотен импрессионистов. Он происходил из богатой семьи текстильных промышленников, в молодости получил юридическое образование и начал частную практику. После участия во Франкопрусской войне Кайботт стал интересоваться искусством. Сначала он посещал студию художника Леона Бонна, а в 1873 поступил в Школу изящных искусств. В это время Кайботт познакомился с живописцами, которые составили основу нового направления — импрессионизма, в частности с Эдгаром Дега.
После смерти родителей (1878) Кайботт получил в наследство большое состояние. Это позволило ему заниматься творчеством, не имея необходимости продавать свои картины. Кроме того, живописец начал активно покупать работы своих друзей (Моне, Ренуара, Писсарро), помогать им с устройством выставок, а Клоду Моне оплачивал аренду мастерской. Как художник Кайботт был реалистом, нередко его картины подвергались критике из-за незамысловатого сюжета и преувеличенно углубленной перспективы, в то же время живописец разделял приверженность импрессионистов к передаче воздуха и света.
Этот пейзаж относится к числу импрессионистических. На картине изображен Трувилль — небольшая деревушка в Верхней Нормандии на севере Франции. Художник предложил оригинальное решение: в качестве переднего плана дан кустарник перелеска, из-за которого открывается вид море с живописными домиками на берегу.
Винсент Ван Гог (1853–1890) Дом с копающей крестьянкой 1885. Холст, масло. 35,5x40
Желание рисовать пришло к Винсенту Ван Гогу, не имевшему никакого специального художественного образования, в возрасте 28 лет. К этому времени он успел поработать и успешным брокером, и миссионером, и учителем, и продавцом в книжном магазине. Скорее всего, особый психический склад Ван Гога стал причиной его обращения к изобразительному творчеству. Он учился в Академии художеств в Брюсселе (1880–1881), а затем в Антверпене (1885–1886). Уже в ранних работах, написанных в темной колористической гамме, чувствуется болезненно острое восприятие живописцем реальности.
В 1886 Ван Гог переехал в Париж, где поступил в частную художественную студию знаменитого педагога П. Кормона. В течение двух лет он изучал живопись, увлекался импрессионизмом и японской гравюрой. В этот период палитра мастера стала светлой, исчезли краски землистого оттенка, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, динамичный, как бы струящийся мазок. В 1888 Ван Гог переехал на юг Франции, в город Арль, где поселился вместе с Полем Гогеном. Здесь окончательно сложился своеобразный стиль художника, характеризующийся особым энергичным мазком.
На данном пейзаже изображен старый крестьянский дом, крытый соломой. Перед ним расположена копна соломы, рядом с которой, согнувшись, стоит немолодая женщина с лопатой. На картине и жилище, и фигура крестьянки, и земля выдержаны в одной цветовой гамме, в которой отчетливо просматривается депрессивное состояние, ставшее причиной душевного заболевания художника.
Камиль Жакоб Писсарро (1830–1903) Гайд-парк. Лондон 1890. Холст, масло. 54x65
Камиль Писсарро считается мастером пейзажей, он начал рисовать их еще со времен учебы в Париже. Выработанная художником технология наложения плотных мазков удивительно точно передает зрительное впечатление от света и воздуха на его картинах, которые мастер, как правило, писал с натуры.
На холсте изображен знаменитый лондонский Гайд-парк. Впервые Писсарро оказался в английской столице в 1870, спасаясь от Франко-прусской войны. Вероятно, в выборе изображенного художником места есть скрытый подтекст. С середины XIX века Гайд-парк прославился не только как любимое место прогулок лондонцев, но и как свободная площадка для политических выступлений. Стоит вспомнить, что Писсарро разделял радикальные анархистские взгляды, высказывание которых во Франции официально преследовалось. Может быть, поэтому среди лондонских пейзажей мастера появляется изображение Гайд-парка — места, где были разрешены любые выступления. Между тем пейзаж никак не выдает политических пристрастий художника — сквозь листву деревьев аллеи пробивается солнце, создавая на дорожке причудливую тень.
Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) Молодая женщина в красном платье 1892. Холст, масло. 65,4x54,5
Французский художник Пьер Огюст Ренуар — один из основных представителей импрессионизма. Он проявлял интерес к живописи еще с 13 лет, помогая семье, научился расписывать фарфор. В 1862 Ренуар поступил в Школу изящных искусств, где записался в мастерскую Глейра. Там он познакомился с А. Сислеем, К. Моне, вскоре подружился с П. Сезанном и К. Писсарро. После закрытия мастерской в 1864 художник начал самостоятельное творчество. Несмотря на то что некоторые его работы были приняты на Салон, он критически рассматривал свои успехи.
Ренуар был участником первой выставки «непризнанных». Хотя она не принесла организаторам заказов, славы и денег, Ренуар продолжил активную работу в выбранном направлении. Однако постепенно он отошел от кружка импрессионистов и с 1879 снова стал выставляться на Салоне, на этот раз получив официальное признание. Ренуар относится к числу немногих импрессионистов, заслуги которых были высоко оценены еще при жизни. За свое творчество он был награжден орденом Почетного легиона.
Во время написания данной картины в стиле художника наметились новые перемены. Работа относится к «перламутровому периоду», называемому так потому, что в живописной манере мастера появляется переливчатость цвета. В этом портрете Ренуар нашел удивительно гармоничное сочетание костюма женщины и фона.
Искусство XX века
Мэри Кэссет. Портрет графини де Морель с сыном. Около 1906
Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) Читающая женщина. Около 1900. Холст, масло. 56x46
Несмотря на то что имя Ренуара прочно связано с импрессионизмом, он постоянно пытался найти новые стилистические решения. Исследователи выделяют несколько периодов в его творчестве. Во время ученичества он сблизился с группой отвергнутых официальной критикой художников (К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей). В дальнейшем их направление в живописи получит название «импрессионизм». После участия в Салоне «непризнанных» Ренуар отошел от импрессионистов и через непродолжительное время получил официальное признание. Время с 1883 по 1890 — так называемый энгровский период в творчестве художника. Линии рисунка стали четкими и определенными, краски утратили прежнюю яркость и насыщенность, живопись в целом стала выглядеть сдержанней и холоднее. «Перламутровый период» относится к 1891–1902, «красный период» (предпочтение отдано красноватым и розовым оттенкам) — к 1903–1919.
Картина «Читающая женщина» относится к так называемому перламутровому периоду. Художник нашел интересный ракурс, изобразив модель со спины, раскрыв тем самым перед зрителем книгу, которую она с интересом читает. Обнаженное плечо и поджатые босые ноги передают домашнюю обстановку, в которой запечатлена героиня.
Камиль Писсарро (1830–1903) Весна, утро, облачно 1900. Холст, масло. 65,4x81
Камиль Писсарро — знаменитый французский живописец второй половины XIX века, один из самых последовательных импрессионистов. Писсарро родился на острове Карибского моря и начал учиться изобразительному искусству еще во время жизни в Латинской Америке. После того как его семья в 1855 переехала в Париж, Писсарро поступил в Школу изящных искусств, а затем в Академию Сюиса. Его учителями были, с одной стороны, К. Коро с его романтическим настроением, с другой — абсолютный реалист Г. Курбе. Однако живописец довольно рано нашел свой стиль, в котором свет и воздух стали ведущими темами.
Писсарро прославился пейзажами, в которых он плотными мазками передавал свет и воздух. Мастер оказал сильное влияние на формирование импрессионизма как нового направления в живописи, выработав многие самостоятельные приемы и принципы. Он дружил с такими художниками, как Э. Дега, П. Сезанн, П. Гоген. С момента проведения выставки «непризнанных» в 1874, участники которой стали называться импрессионистами, Писсарро не пропустил и последующих восьми выставок.
Эта картина представляет собой типичный образец пейзажа мастера, где сквозь легкую дымку утра проглядывает голубое небо с легкими облачками.
Гюстав Луазо (1865–1935) Дорога в Прейяр 1900. Холст, масло. 66,7x82
Представитель понтавенской школы Гюстав Луазо относится к плеяде французских художников, чье формирование пришлось на конец XIX — начало XX века. В это время на смену классицизму с его академическими установками на реализм пришел импрессионизм, пытавшийся передать минутное настроение, формирующийся на основе оптического восприятия света. Вслед за импрессионистами появились постимпрессионисты, которые в своих экспериментах с цветом, светом и формой пошли еще дальше.
Наряду с Парижем, являвшимся центром культуры и искусства, большим успехом среди мастеров пользовались небольшие городки, где жизнь была значительно дешевле, чем в столице, а живописные окрестности давали возможность проводить много времени на пленэре. Городок Понт-Авен в Бретани стал популярен в художественных кругах еще в середине XIX века, когда его облюбовали парижане для летнего отдыха. Но с начала 1880-х здесь стали останавливаться не только французы, но и американцы, англичане и поляки. В Понт-Авене были созданы художественные галереи и развита торговля картинами. Представителей понтавенской школы можно назвать постимпрессионистами.
В этой картине, как и в большинстве работ Густава Луазо, прослеживается влияние пейзажей К. Писсарро и пуантилизма Ж. Сёра. На полотне изображена дорога, тянущаяся между полей в деревушку Прейяр в кантоне на севере Франции. По ней идут крестьяне с корзинами, вдоль дороги растут деревья. Картина передает гармонию летнего солнечного дня.
Жан Эдуар Вюйар (1868–1940) Женщина и дети 1904. Холст, масло. 56x54,5
Французский символист Жан Эдуар Вюйар в детстве был тихим юношей, которого окружал мир тканей и моды. После окончания лицея он поступил в художественное училище, где встретился с Пьером Бонаром. С 1886 Жан учился в Школе изящных искусств и академии Р. Жюльена в Париже. В 1892 совместно с Морисом Дени и Кер-Ксавье Русселем он основал группу Наби (с древнееврейского — «пророк, избранный»). Творчество художников этой группы характеризуется главенством цветового начала, декоративностью, обобщенностью форм, плоскостной стилизацией, в которой просматривается влияние народного примитива и японской гравюры. Однако в живописи Вюйара прослеживаются черты формирующегося символизма. Так, художник сотрудничал с символистским журналом «Ревю бланш».
На данной картине изображена женщина с двумя детьми на улице захолустного городка. Маленький ребенок тянется обеими руками к матери — даме в длинном коричневом платье и шляпке. Второй ребенок — девочка-подросток — стоит чуть в стороне. При всей обыденности сюжета благодаря палитре и схематичности рисунка полотно приобретает символическое звучание.
В своих полотнах живописец прошел эволюцию от подражания голландцам XVII века до импрессионистов, затем к постимпрессионизму и символизму.
Клод Моне (1840–1926) Водяные лилии 1908. Холст, масло. 101x90
Клод Моне — французский живописец второй половины XIX — начала XX века, один из основателей импрессионизма. В 1864 он переехал в Париж и поступил в университет на факультет искусств, однако вскоре ушел оттуда и стал заниматься в студии Шарля Глиера. Здесь художник познакомился с Огюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем, которые придерживались близких взглядов на искусство. Вместе с Моне они составили основу будущего нового направления — импрессионизма.
После начала Франко-прусской войны в 1870 мастер уехал в Англию, где у него была возможность увидеть работы Уильяма Тернера и Джона Констебля. Очевидно, что их живописная манера наложила отпечаток на формирование его стиля. После возвращения во Францию в 1872 Моне создал свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» (Музей Мармоттан-Моне, Париж), название которого стало пророческим.
В 1874, когда Моне и группе живописцев было отказано в участии в парижском Салоне, они организовали свою выставку в галерее фотографа Нодара. Отзывы были уничижительны, известный критик Луи Леруа так писал об этом: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества». Очень скоро слово, использованное в качестве оскорбления, — «впечатленчество» («impressionism») — послужило названием нового направления, в котором главным принципом стала передача зрительных эффектов, воздуха и света.
Картина «Водяные лилии» представляет прекрасный образец импрессионистического видения — в водяной глади, подернутой рябью легкого ветра, фиолетовыми пятнами изображены лилии.
Амедео Модильяни (1884–1920) Портрет доктора Пола Александра 1909. Холст, масло. 100,5x81,5
Амедео Модильяни — итальянский живописец и скульптор, последний представитель «великой богемы» начала XX века. Жизнь Модильяни — в значительной степени миф, созданный после его смерти, когда мастер уже был знаменитым. Начав учиться рисовать в Италии, в 1906 Модильяни переехал в Париж, который в начале XX века являлся мировым центром художественной жизни.
На портрете изображен доктор Пол Александр, на первом этапе парижской жизни оказавший Модильяни значительную помощь — как моральную, так и финансовую. Весной?907 живописец снял студию в его особняке. Молодой состоятельный врач покупал картины Модильяни, организовывал ему заказы на портреты, а также способствовал участию работ художника в Салоне. Однако его полотна оставались без внимания публики, поскольку не принадлежали ни к одному из модных направлений того времени. Модильяни болезненно воспринимал непризнание своей живописи не только официальной критикой, но и богемным окружением. С началом Первой мировой войны Пол Александр ушел на фронт и прекратил оказывать Модильяни финансовую помощь.
Анри Лебаск (1865–1937) Марта Лебаск со скрипкой. Сен-Тропез 1920. Холст, масло. 122x86,5
Французский художник конца XIX — начала XX века Анри Лебаск родился в провинции Шампань. Свое обучение он начал в Школе изящных искусств Анжера, в 1886 поступил в парижскую Академию Коларосси, которая была альтернативой официальной Школе изящных искусств. В это время Лебаск брал уроки также у художника Леона Бонна (1833–1922), популярного портретиста. В Париже он познакомился с К. Писсарро и О. Ренуаром, они оказали сильное влияние на его творчество. Начавшиеся среди постимпрессионистов эксперименты с цветом и изучение теории цвета (Ж. Сёра, П. Сеньяк) затронули и Лебаска. В 1903 вместе с Анри Матиссом он стал учредителем Автономного салона. В него вошли такие художники, как Ж. Руо, Андре Дерен.
Наряду со станковыми картинами Лебаск прославился монументальной живописью — он участвовал в оформлении Пантеона, театра на Елисейских полях, а также создал интерьеры для нескольких океанских лайнеров.
На данной картине изображена дочь мастера со скрипкой на веранде особняка в Сен-Тропез — модном курорте на юге Франции. Марта Лебаск-Реймонд (1895–1977) пошла по стопам отца и стала художницей. Кроме того, она прославилась как коллекционер, составивший уникальное собрание французской живописи начала XX века.
Эжен Анри Ле Сиданер (1862–1939) Старые ворота в сумерках 1929. Холст, масло. 125x150
Эжен Анри Ле Сиданер родился во французской семье в Порт-Луи на Маврикии, в?870 он переехал на север Франции. Мечтая стать художником, Ле Сиданер отправился в Париж, где поступил в Школу изящных искусств в мастерскую к одному из самых известных академистов своего времени — Александру Кабанелю. Этот творец прославился салонными портретами, псевдоисторическими картинами и консервативными взглядами, поэтому неудивительно, что Эжен начал конфликтовать с наставником и был вынужден покинуть Школу.
В 1885 Сиданер оставил Париж и переехал на север Франции в городок Этапль, где обосновалась коммуна художников. Дешевизна жизни в провинции, протяженные дюны и живописные виды на пролив Ла-Манш привлекали сюда начинающих и непризнанных творцов из Англии, Австралии и других англоговорящих стран. Мастер с небольшими перерывами прожил здесь вплоть до 1894, затем отправился путешествовать по Европе. Успех пришел к нему в конце XIX — начале XX века, когда он начал выставляться на Салоне, у Жоржа Пти, одного из ведущих галеристов Парижа, специализировавшегося на импрессионистах, и в галерее Гоупил в Лондоне, где также устраивались выставки импрессионистов и постимпрессионистов.
На картине изображен уголок старого города с улицами, мощенными булыжником. На переднем плане стоит типичный средневековый двухэтажный дом с цветочными горшками на окнах, на заднем возвышается городская стена с арочным проходом, в котором виднеется следующий дом. Светлые сумерки и неяркие огни в окнах создают романтическую атмосферу.
Искусство Японии
Школа Рин. Дерево сливы. Экран. 1800-е
Китао Масанобу (1761–1816) Любовное письмо. Около 1741–1744. Цветная гравюра. 66,1x25,8
Китао Масанобу — японский художник-гравер, автор литературных произведений, популярных в эпоху Эдо. Его настоящее имя — Иваси Самуру. Художник родился в Эдо, учился мастерству у Китао Шинесамаса. Свою самостоятельную деятельность он начал как иллюстратор кибиоши (разновидность японской книги, предтеча комиксов) под названным псевдонимом. Затем мастер стал сам писать кибиоши, иллюстрировать их (под именем Санта Киоден), а также прославился литературной деятельностью. Он был дважды женат, обе его супруги были гейшами из знаменитого городского квартала Исивара.
Творчество Масанобу отличают острая наблюдательность и умение передать настроение персонажей. На данной гравюре изображена обнимающаяся пара — молодой аристократ и красавица. Девушка держит в руках адресованное ей любовное послание. Письма в стихах были одним из обязательных элементов куртуазного ухаживания. Герой облачен в кимоно с изображением карпа, выпрыгивающего из речного потока. В японской традиции эта рыба символизирует мужскую настойчивость. Между тем на красавице — кимоно с изображением драконов, которые олицетворяют водную стихию. Пара сидит на широкой скамье, рядом стоят чайник, столик и фонарь, указывающий на то, что действие происходит в вечернее время.
Тосюсай Сяраку (приблизительные годы жизни 1770–1825) Ишикава Эбизо в роли Такемуры Саданоши 1794. Цветная гравюра. 37,6x25,2
Тосюсай Сяраку — японский художник-график, работавший в направлении укиё-э. Точные годы его жизни неизвестны. Творческая активность мастера приходится на 1793-1794.
Одним из важных видов в укиё-э являлось изображение актеров театра кабуки, являвшегося популярным зрелищем среди горожан. Он оформился в отдельный вид и получил название «якуша-е». Тосюсай Сяраку оставил после себя 142 картины, созданные, как считают, в четыре периода на протяжении указанного времени.
На данной гравюре представлен актер Ишикава Эбизо в роли Такемуры Саданоши. Гротескный портрет дополняют показанные руки персонажа, передающие его суетливый характер. Произведение относится к первому периоду — июнь 1794, работы, написанные в это время, считаются наиболее ценными среди остальных.
Катсукава Шуншо(?) (1783–1821) Женщины 1781–1801. Цветная гравюра. 30,1x20,6
Катсукава Шуншо — японский художник, гравер, один из величайших мастеров укиё-э. Точные годы его жизни неизвестны, но гравюры, дошедшие до нас, датируются периодом с 1781 по 1801. Катсукава был сыном и учеником известного художника Миягавы Чошун(?).
Шуншо прославился серией гравюр с изображением актеров театра кабуки. Вместе с тем художник много внимания уделял бидзинга — изображению красавиц и был одним из основных авторитетов в этом виде гравюры.
На данной работе показаны четыре женщины, рассматривающие кимоно. Судя по фрагментам тканей, данных в верхних углах гравюры, перед зрителем лавка по продаже платья. Зашедшие в нее посетительницы заинтересованно смотрят, что можно приобрести. Две героини ощупывают ткань, одна из них, полуобернувшись к подругам, словно спрашивает: «Ну как, нравится?» Наклон головы одной из стоящих женщин показывает, что она готова дать совет. Художник очень простыми средствами изображает жанровую сцену городской жизни.
Утамаро Китагава (1753–1806) Моя клятва 1802. Цветная гравюра. 38,4x25,4
Утамаро Китагава — японский художник, один из крупнейших мастеров укиё-э. Его имя при рождении — Нобуёси, а псевдоним автор стал использовать с? 781.
Среди различных тем, которые входят в традиционный набор направления укиё-э, особое место занимают изображения прекрасных женщин. Гравюры бидзинга, как и серия, посвященная гейшам квартала Ёсивара (Веселое Поле) в Эдо, принесли художнику подлинную славу. Впервые в национальной гравюре Китагава стал делать погрудные женские портреты.
Художник достигал особой тонкости в передаче душевного состояния изображенных. На данной гравюре он запечатлел женщину, которая перевязывает ниточкой запястье, в знак клятвы верности человеку, чьи очки показаны в левом верхнем углу произведения. Перед зрителем — маленькая жизненная история. Очки, которые в то время были большой редкостью, говорят о том, что неизвестный мужчина — скорее всего, чиновник высокого ранга.
Кацусика Хокусай (1760–1849) Магазин Митцуи на улице Суруга в Эдо. Из цикла «36 видов горы Фудзи» Около 1831. Цветная гравюра. 26,2x38,5
Кацусика Хокусай — японский художник, гравер, иллюстратор. Имеется несколько версий истории его рождения, согласно одной из которых он был приемным сыном мастера, изготавливавшего зеркала для сегуна (военного правителя Японии). Вероятно, Кацусика начал рисовать в детстве под началом отчима, так как работа над зеркалами включала и их роспись.
В 1773, начав самостоятельную жизнь, он стал трудиться в мастерской гравера, затем поступил учеником в студию художника укиё-э Кацукавы Сюнсё. После смерти наставника он пытался стать независимым творцом. В эти годы, несмотря на различные жизненные сложности, происходило формирование Хокусая как оригинального художника. Он выработал собственный стиль, в котором многое было позаимствовано из нескольких японских живописных школ, с применением приемов европейской перспективы.
Одним из направлений, которым прославился художник, были серии пейзажных гравюр, в том числе знаменитая серия «36 видов горы Фудзи». Ее первый лист вышел в 1831. На данной работе изображен момент ремонта крыши. Выбранный ракурс дает возможность лицезреть священную гору между двумя домами, соединяет будничное действие и величественный вид.
Утагава (Андо) Хиросигэ (1797–1858) Хакон. Вид на озеро. Станция 11. 1833–1834. Цветная гравюра. 22,6x34,4
Утагава Хиросигэ — японский художник-график, работавший в направление укиё-э. Он родился в Эдо (прежнее название Токио), настоящее имя мастера — Андо Токутаро. Благодаря благородному происхождению он получил пост начальника пожарной службы замка Идо, на котором пробыл до 27 лет. Под влиянием увиденных работ Кацусики Хокусая Хиросигэ начал заниматься рисованием. За время своего творчества он стал автором не менее 5400 гравюр.
Как и ряд других художников времени Эдо, особое внимание мастер уделял сериям, в которых работы компоновались по определенной теме. Одна из них — «53 станции дороги Токайдо» — состоит из лирических камерных пейзажей. Слово «Токайдо» (в переводе — «Восточный морской путь») в середине XIX века использовали для обозначения дороги, соединяющей столицы. Дорога проходила по живописным местам, что дало возможность художнику показать на гравюре красоту горного озера. Это позволило соединить в работе скалистый берег и голубую гладь.
Таварая Сотацу(?) (1600–1643) Раздвижные панели (фусума) с изображением сосны и цветущей сакуры. Период Эдо (1603–1868). Бумага. Общий размер — 155x355
Таварая Сотацу — один из крупнейших японских художников начала XVII века. Считается, что в начале своей карьеры он расписывал веера в Киото, затем его пригласили к императорскому двору, где он занимался каллиграфией. Кроме того, Таварая Сотацу увлекался расписыванием раздвижных панелей (фусума). Он был выдающимся самобытным художником, черпавшим вдохновение в классическом искусстве. Сотацу разработал несколько своеобразных живописных техник и был одним из основателей живописной школы Римпа.
Данное панно, нарисованное для фусума, состоит из шести секций, которые собираются вместе в единую композицию, изображающую сосны и цветущую сакуру. Сосна представляет собой символ мужественности, умения выстоять в любых ситуациях, тогда как сакура традиционно воспринимается как символ женственности и красоты.
Таким образом, панно изображает гармонию между мужским и женским началом.
Следующим том
Дворец-музей Топкапы является наиболее важной достопримечательностью Стамбула и самым посещаемым музеем Турции. Он включает в себя четыре двора, в которых расположены церковь Святой Ирины, дворцовые кухни, гарем, зал аудиенций, сокровищница из трех залов, собрание священных реликвий, тронный зал, библиотека, сад тюльпанов и другие строения и объекты. Здесь хранятся коллекция одежды султанов, всемирно известное собрание султанского оружия, редчайшая коллекция фарфора, часов, уникальные драгоценности, христианские святыни — например, кисть руки Святого Иоанна Крестителя. Экспозиция музея насчитывает около 65 тысяч экспонатов. Это лишь малая часть, выставленная на всеобщее обозрение.
Комментарии к книге «Музей Фудзи Токио», Тигран Константинович Мкртычев
Всего 0 комментариев